lunes, 24 de octubre de 2016

Película



TITULO: La luna en ti
DIRECTOR: Diana Fabianová
PAÍS: Francia, España, Eslovaquia
AÑO: 2009
DURACIÓN: 75 min



Es un documental realizado durante mucho tiempo,en diferentes lugares girando en torno al concepto que la directora tiene a cerca de la menstruación. Investiga como se ve, como se vive, y como es que este suceso es el culpable de algunos horrores entre las distintas culturas en el mundo.
Se cuestiona la realidad social de mujeres y hombres de una forma profunda a lo que la sociedad está dispuesta a admitir. Fabianová desarrolla el tema a través de experiencias personales y colectivas desafiando las ideas preconcebidas de lo que es la feminidad. 
El documental esta estructurado en forma de entrevistas, en la mayoría con una cámara subjetiva, y en otras, también se observa una cámara fija.
Dentro de las capturas, van intercaladas imágenes gráficas con las que se intenta describir un poco mas el proceso de ovulación, para que las adolescentes lo entiendan mejor. 

Si te interesa, dejo aquí el link :) 
https://vimeo.com/34216239 


jueves, 20 de octubre de 2016



Esculpir en el tiempo



Andrei Tarkovsky


Tarkovsky fue un cineasta soviético que en 25 años de carrera produjo únicamente 7 largometrajes y sin embargo influyó considerablemente en la historia del cine mundial. Su padre fue un gran poeta, que durante la 2ª guerra mundial perdió una pierna siendo corresponsal de guerra. Tarkovsky incursionó en muchas áreas del conocimiento antes de volverse cineasta, estudió música, pintura, escultura, lenguas, incluso geología. Luego de trabajar un solitario año en Siberia, decide hacerse director de cine y en 1954 entra a la escuela de cine VGIK (Instituto Estatal de Cinematografía Panruso). Su primer largometraje “La infancia de Iván” obtuvo el León de Oro en el festival de cine de Venecia, (aun cuando este primer filme no presenta muchas de las características estilísticas de su obra posterior), y a raíz de la fama obtenida, fue vigilado muy de cerca y limitado por las autoridades Soviéticas en tiempos de la guerra fría.
Debido a esto, varios de sus filmes sufrieron censura y bajo presupuesto, por lo que emigra a Italia y después a Suecia, para poder producir con mayor libertad. Sin embargo, contrae cáncer y muere a finales de 1986 a la edad de 54 años, su pieza póstuma “Sacrificio”, fue terminada de dirigir desde la cama de un hospital.
En Esculpir en el Tiempo, Tarkovsky reflexiona acerca de su hacer como productor cinematográfico, considera necesario analizar su propio trabajo. En la presentación se hace una pequeña reseña de la producción de Tarkovsky. Ya en la introducción Tarkovsky habla de los motivos que le llevaron a escribir este libro, entre ellas las cartas que muchas personas le han enviado con motivo de su película El espejo. Que fue aclamada y detestada por igual, personas de la más diversa índole escriben al autor para compartir su preocupación por comprender, o su admiración por la sensibilidad con que trata temas que tocan a todos.
Otra de sus motivaciones era el no encontrar textos sobre teoría cinematográfica que cumplieran sus expectativas, así como exponer sus puntos de vista sobre las posibilidades específicas del cine.

Los comienzos

Esta sección del libro cuenta de las primeras producciones cinematográficas de Andrei, su cortometraje final El violín y la apisonadora así como de La infancia de Iván[1], sobre este último dice Tarkovsky de cómo a veces es mejor no hacer versiones fílmicas de obras literarias, pues en ocasiones la belleza de tal producción reside en la prosa y es imposible transmitir eso en imagen.
Sin embargo, este texto bélico otorga a Tarkovsky la posibilidad de explorar en lo fílmico la crudeza de la guerra no en su violencia, sino en la tensión que describe Vladimir en los momentos entre ataques. La historia que sigue al personaje hasta el momento de su muerte, refleja una mirada más realista, sin auras, del “héroe”. Y el personaje del pequeño, al que la guerra ha arrebatado todo, es lo que más inspiró a Tarkovsky, aún cuando en muchas otras cosas no congeniaba con el literato. Al respecto nos dice que muchas veces el guión literario es transformado por el director en guión de dirección, siempre que no se pierda de vista el objetivo general.
Andrei afirma que lo que más le atrae del cine son las conexiones poéticas que el cine permite. Ya que la lógica poética es la que más se semeja el pensamiento humano, aún cuando la lógica racional de sucesos concatenados con  un inicio y un fin es lo que más se tiene estandarizado.
A diferencia de la lógica especulativa, en el arte son las relaciones asociativas que mezclan razón y emoción a un tiempo lo que enriquece el discurso. Es también una forma de no darle conclusiones al espectador, sino hacerlo partícipe de la construcción de las imágenes. “Al hablar de poesía no estoy pensando en ningún género determinado. La poesía es para mí un modo de ver el mundo, una forma especial de relación con la realidad”.[2] El artista como investigador de la vida[3].
Tarkovsky también señala la importancia de considerar tanto la visión subjetiva del creador, como la representación objetiva de la realidad. Esto lo menciona porque muchas veces se hace solo énfasis en conseguir una imagen símil, pero hueca de la vida.
Otra cosa que menciona el autor, es sobre la especificidad del cine, y cómo en su época se encuentra truncada por la influencia de otras artes como la literatura, la pintura o el teatro. Pues hay estándares y fórmulas de estas artes en las que muchos directores se apoyan, pero en la visión de Tarkovsky esto sólo trunca las posibilidades específicas del cine. Él habla de una lenta evolución de este arte, en el que en algún momento llegará a su independencia; pero, en la actualidad, observando la infinidad de producciones cinematográficas, con infinidad de efectos especiales, movimientos de cámara, y edición, me pregunto si en verdad se ha llegado a ese punto. No hay producto audiovisual actualmente que pueda presumir de ser único ¿acaso importa?
Para Tarkovsky el cine tiene la posibilidad de representar la vida, con toda la borrosa inexactitud que en la memoria queda de los eventos sucedidos. Tarkovsky rechaza la mera ilustración en la puesta en escena, la transformación de ésta en meros signos, pues entonces es un “esquema lleno de mentira”[4].
Como se mencionó al principio, La infancia de Iván no tiene muchos de los rasgos que caracterizan su producción posterior, ya que muchas de las cosas expuestas en este libro las aprendió durante la filmación de la misma o incluso después.


[1]Filme basado en el libro Iván de Vladimir Bogomolov, publicado en 1958.
[2] Tarkovsky, Andrei. Esculpir en el Tiempo: Rialp, S. A. P 39
[3] Ídem P 40
[4] Ídem P 45

domingo, 9 de octubre de 2016

BUENAS NOCHES AMIGUITOS, ESPEROLES AGRADE LO QUE PUBLIQUE...  Y SEA NUEVO PARA ALGUNOS DE USTEDES. BUENAS VIBRAS.

Náufragos de San Blas




Película: Náufragos de San Blas
Director: Julio Aldama Jr.
Duración: 90 min
País: México

Año: 2007











Era agosto del 2006 cuando pescadores mexicanos son rescatados cerca de las Islas Marshal, próximas a las costas de Australia, después de recorrer 8 mil kilómetros en el interior del mar Pacífico. Al inicio fueron cinco los tripulantes que naufragaron, pero después de nueve meses y nueve días sólo Lucio, Jesús y Salvador sobrevivieron.

La película de Julio Almada Jr. es su versión a este supuesto hecho real. Este filme llegó en un momento en el que México renovó su mandato presidencial, con la llegada de Felipe Calderón, hecho que generó tensiones dentro y fuera de la esfera política, de ahí que se dijera que los náufragos del puerto de San Blas fuera una cortina de humo, puesto que la noticia recorrió varios medios internacionales.

En la interpretación de lo sucedido a los náufragos, Aldama Jr. propone una idea de que los pescadores fueron engañados. Se les asignado un trabajo en donde tenían que recoger y trasladar varios paquetes de pescado congelado venidos desde Japón. Dicha labor era falsa por que los paquetes contenían kilos de marihuana y en realidad este trabajo era una operación que los involucraba directamente con los movimientos de la droga por parte de cárteles de la droga.

BLOW-UP









Título: BLOW-UP
País: Reino Unido
Año: 1966
Director: Michelangelo Antonioni
Duración: 108 minutosBLOW-UP


























Es una película dirigida por Michelangelo Antonioni, que se sitúa por el año de 1966, en la ciudad de Italia, relatando la vida de un fotógrafo de modas, capturando a velocidades muy rápidas, ciertos movimientos tan naturales de las modelos. Así mismo es un fotógrafo muy reconocido debido a que las mujeres lo buscan para que él las fotografíe, incluso, hasta dispuestas a pagarle porque sean fotografiadas, pero en cambio las rechaza, debido a que él busca a sus modelos. También algo interesante es que el fotógrafo muestra interés por los gestos o situaciones lo más natural posible de las personas, capturando así la acción, como al principio de la película, pues el fotógrafo sale de una fábrica, donde más adelante muestra una serie de fotografías de personas adultas, documentando acciones realizadas por personas ancianas. Otra característica importante es que sigue y fotografía a una pareja que se sitúa en un parque y al darse cuenta la mujer de que han sido fotografiados se acerca al fotógrafo para pedirle que le entregue las fotografías tomadas, pero a su vez la mujer se manifiesta muy alterada, por lo que intriga al fotógrafo y genera un interés hacia ella. Para más adelante obsesionarse y comenzar un análisis profundo de dichas fotografías, por lo que descubre un asesinato.
Otra característica importante es que el director logra producir y mostrar el ambiente, que en ese tiempo sucedía, así como también se manifiesta una importancia en relación a la historia de la fotografía.

esculpir

Explica Tarkovsky que el director debe coordinar todo a su alrededor para evitar que todos los involucrados al grabar una película se aparten de su idea original. Para esto me supongo que debe ser muy claro y descriptivo al decir sus pensamientos. O se presta a que las interpretaciones sean muy amplias y cada quien haga su versión de la película. Por si no fuera lo suficientemente difícil ya transmitir sus ideas a los espectadores, debe también hacerlo con su equipo de trabajo.

“Se pude decir que el director, en cada uno de sus pasos, se arriesga en convertirse en mero espectador” (p. 151). Aunque también pienso que la opinión y participación de otros es enriquecedora, claro está, siempre teniendo fijo un ideal.

IDEA Y GUION


Idea y Guion.


Aquí principalmente se habla de dos aspectos importantes, que forman parte de la composición cinematográfica, como lo es la idea y el guión. Por lo que se dice, debe de existir la realización de una idea cinematográfica y a partir de esto, un guión. Por una parte depende también de la cantidad de personas que se sientan atraídas por dicho proceso creativo, debido a que genera un mejor flujo en cuanto a la realización. Por una parte porque la idea y la realización de una película son funciones y responsabilidades del director-autor. Por otra parte se dice que con estos dos aspectos, debe de existir una coordinación y a la vez una unificación, en relación a estos aspectos, por ejemplo: la banda sonora, debido a que si no es así, todo puede salir diferente a lo esperado por el director. A hora bien, si sucede esto, se puede decir, que el director se arriesga a convertirse en mero espectador. Por eso es importante partir de una idea y desarrollarla, a partir de un guión.

sacrificio - Tarkovski



Capítulo 9 

Sacrificio  



Para entrarse en este nuevo proyecto Andrei siempre exploraba, investigaba y experimentaba para poder adentrarse completamente y entender a sus personajes, la historia que los rodea y el contexto. El sacrifico un tema con cierta polémica y un poco de olvido, ya que se dio cuenta que hoy en día muy pocas personas están dispuestas a sacrificarse por alguien a entregarse a alguien. 



Andrei siempre se enfoca en la historia de sus personajes, en su espíritu, el identificar la personalidad y la presencia en un actor o actriz también es un trabajo muy importante y difícil, pues de eso dependerá que puedas plasmar la idea central de la historia. 




En cada rodaje Andrei siempre encuentra un aprendizaje, una experiencia nueva, así como en esta, donde experimenta que cuando las personas en verdad creen en algo, todo es posible. Andrei relato cuando en uno de sus rodajes la cámara no funciono, tenía que grabar cuando Alexander quema su casa, el cuenta que ardía ante ellos y no pudieron hacer nada, cuatro meses de arduo trabajo perdido, pero gracias a la determinación de todo su equipo pudieron construir nuevamente una casa igual a la anterior y así superar esa fatídica experiencia.

Sobre la relación entre el artista y el público



Sobre la relación entre el artista y el público  



En el cine hay una gran diferencia entre el cine artístico y el cine comercial, debido a que hoy en día la demanda gravemente esta inclinada hacia las películas comerciales dejándole un difícil camino al cine artístico, tan difícil que para llegar a que se realice puede ser un proceso muy pesado. 



Concuerdo con que el arte incide en las emociones y no n la razón, el artista trata de plasmar sus emociones en su pieza haciéndola algo subjetiva, y así todas las personas que la admiren según en las circunstancias en las que se encuentren, su entorno, sus sentimientos, podrán verla desde un punto de vista totalmente diferente, pero llegando siempre al objetivo dos pieza. 



Es una ardua tarea ele empezar a educar al espectador, para que el cine artístico tenga mejor auge en la industria, debido a que en el fondo de cada director siempre le será importante la opinión de las masas, y si estas están acostumbradas a cierta dirección y ni precisamente la artística podría no ser la respuesta que esperamos.


Después de Nostalghia - Tarkovski



Capituló 8 

Después de Nostalghia 





Para Andrei es mucho más importante el plasmar la realidad tal cual el la ve, en sus películas trata de evitar las cosas banales y externas, prefiere centrarse en reflejar el estado de una persona, de su alma. 



Pone como ejemplo su película Nostalghia, la cual es una de las tantas que ha experimentado, este sentimiento que no solo el lo ha vivido, sino todas aquellas personas que sienten esta emoción al añorar o extrañar algo o alguien, en este caso para nuestro escritor y el héroe de la película la experimentan al estar alejados de su país natal Rusia. 



Una de sus desalientos es cuando sus espectadores le pregunta por el significado de la lluvia en sus escenas, lo cual el explica que no le gusta jugar con el espectador, no hay un doble sentido, el refleja un plano normal, realista, no pretende hacer montajes complejos que compliquen al espectador pensando en el porque, el solo quiere que disfruten de la historia de las escenas. En cambio en las películas comerciales ni siquiera existen la meteorología, solo usan planos fáciles para conseguir tomas rápidas.


lunes, 3 de octubre de 2016

El tiempo sellado

Esculpir en el Tiempo

Andrei Tarkovsky








En este capítulo el autor nos cuestiona sobre las formas de producir cine, mas allá de las soluciones del espectáculo que quedan fijadas en el espectador y denotan los aplausos de aceptación sobre la obra. Tarkovsky nos hace reflexionar desde las concepciones artísticas del cine, su fundamento esencial del cual hace este un arte.

El tiempo es el eje central del cual el cine se alimenta, ya que el cine tiene la capacidad de reproducir el tiempo, una y otra vez quedando rollos de tiempo en cajas metálicas, la cuestión aquí es como es que se diferencia el arte del hecho cinematográfico, el artista tiene a su merced diversos materiales de la realidad para lograr su modificación, así,  el cineasta, aquel que captura al tiempo se convierte en artista del cual dispone de este tiempo para modificar lo a su gusto, así el arte del cine comienza, desde la fijación de la imagen hasta la construcción inherente e este, que conlleva su construcción con la ayuda de las artes vecinas, como lo son la literatura, el teatro, la poesía, etc. El cine se convierte en una minuciosa observación de la vida real a su tiempo real y obedece las leyes del mismo, pero que configura su propio lenguaje sin lenguaje, de cierta manera el cine se vuelve tautológico. Por su configuración el cine se va construyendo como un acontecimiento de diferentes eventos del tiempo, estos eventos requieren de la técnica del cine y sus apoyos artísticos, para revelar en si los aspectos de la realidad.

sábado, 1 de octubre de 2016

Sing Street
Jonh Carney
2016 


Pues ayer, 30 de septiembre se estreno 'Sing Street', cinta que se había ya estrenado en Irlanda el 17 de marzo de este año.
Realmente es una de las películas mas emocionantes y geniales que he visto, de hecho sentí ganas de verla de nuevo poco antes de que la función acabara. Fue proyectada solo en Cinemex Plaza Q, en Pachuca y es una lastima que contara con poco menos de quince espectadores. 

La película nos muestra la vida de un chico que se ve repentinamente afectado por las peleas constantes de sus padres, y el poco ingreso económico que entra a su hogar, razón por la cual "Cosmo" (Ferdia Walsh-Peelo) tiene que ingresar a una nueva escuela y justo enfrente de esta, conocerá a la chica de sus sueños, de quien solo conseguirá hablarle porque le pedirá que sea la modelo de su "Banda" a lo que Ralphina (Lucy Boynton) se muestra interesada después de percibir que Cosmo se había acercado a ella de una forma adorable, consigue el sí de ella, entonces se vera inmiscuido en crear una banda y unos cuantos demos, solo para no perderle la pista a Ralphina quien tiene el sueño de viajar a Londres y ser una exitosa modelo.

Increible cinta, que al final me dejo con una sensacion de melancolia y me recordó porque me gusta tanto la década de los ochenta. Espero que se lleve el Oscar a mejor canción original por Drive It Like You Stole, Up ó Beautiful Sea interpretadas por Ferdia Walsh-Peelo.

Link: Sing Street - Drive It Like You Stole It(https://www.youtube.com/watch?v=fuWTcmjnEGY)
The Riddle Of The Model (https://www.youtube.com/watch?v=S8VtbULzJTU)